10
1 LA MÚSICA Y LA DANZA DE LA ANTIGÜEDAD A LA EDAD MEDIA

La música y la danza de la antigüedad a la edad media

Embed Size (px)

Citation preview

1

LA MÚSICA Y LA DANZA DE LA

ANTIGÜEDAD A LA EDAD MEDIA

2

1- MANIFESTACIONES MUSICALES EN LAS CIVILIZACIONES ANTIGUAS:

En las primeras civilizaciones de la Antigüedad, la música estaba vinculada al culto y a

los ritos mágicos, guardando una importante relación con los números y las proporciones que

organizan el universo (estaciones del año, planetas, etc.).

Los testimonios más antiguos del uso de la música datan del Paleolítico, en concreto

algunos instrumentos (percutores, flautas y arcos musicales) y a partir del 3000 a.c. algunos

registros escritos en las civilizaciones egipcias y griega, así como nuevos instrumentos (tambores,

trompas y raspadores).

En Mesopotamia (4.000 a.c.) se consideraba la música un bien preciado y en las conquistas se

capturaba a los músicos con sus canciones para incorporarlos a su cultura. Los testimonios que se

conservan de esta época son relieves en piedra, pequeños fragmentos literarios y algunos

instrumentos. Entre los instrumentos destacan:

- La lira, instrumento nacional sumerio. Tenía entre 4 y 8 cuerdas y su caja de resonancia se

construía con forma de toro.

- El arpa, que tenía entre 4 y 7 cuerdas.

- El laúd, de 2 ó 3 cuerdas y con un mástil muy largo y una caja de resonancia muy pequeña.

- Flautas

- Trompetas

- Instrumentos de percusión (sonajas, varillas entrechocadas, sistros, campanas y tambores)

Debido al número de cuerdas y de orificios de los instrumentos de viento se piensa que

utilizaban predominantemente la escala pentatónica y heptatónica. También se piensa que

pudieron existir pequeñas orquestas de instrumentos.

En Egipto, desde el año 3.000 a.c. la música se desarrolló hasta la categoría de arte,

practicándose en el templo, en la corte y en los pueblos. El arpa fue el instrumento nacional. No

existía ningún tipo de notación musical, pero los egipcios desarrollaron el primer sistema de

quironomía, por el cual determinadas posiciones de las manos y del brazo significaban diferentes

sonidos.

3

En Grecia, desde el año 2.000 a.c. la música se consolidó como un arte y se le atribuyó el poder

para afectar al ánimo y al carácter del ser humano y con ello condicionar a las sociedades. Existía

la creencia de que el movimiento del cosmos y del alma humana se sustentaba en las mismas

proporciones numéricas. Debido a todo ello, la música adquiere un valor fundamental que hay que

considerar en la educación y en la vida pública. Todo lo que rompiese el marco del orden y de las

formas musicales establecidas suponía un peligro para la moral y el alma humana. En este sentido

protesta Platón contra la “Nueva Música” por estar vinculada al desorden y al uso de instrumentos

inadecuados.

A partir del s. VI a.c. surgen dos tipos diferentes de notación musical: uno para la música

instrumental y otro para la vocal. Era notación alfabética en la que cada altura de sonido se

representaba por una letra distinta.

Surge la lírica (canto a los sones de la lira), en el que el poeta es a la vez cantante y músico, aunque

predomina la kitharodia (canto acompañado de instrumentos de cuerda y ejecutado por cantores

profesionales). También existía la aulodia (canto acompañado del aulós). El ritmo de las canciones

era siempre determinado por el texto.

Los principales instrumentos de Grecia fueron:

- La lira - El aulós

- La kithara - La siringa

La cultura griega es el referente de toda la cultura musical occidental. Pitágoras, en el s. VI a.c.

demostró el fundamento numérico de la música y sus proporciones interválicas y Aristóteles

profundizó en la teoría del “ethos”. Del periodo griego se conservan varios fragmentos musicales

en papiros, piedra y epitafios. El más antiguo de ellos es el fragmento de Eurípides ( s. III a.c.).

En cuanto a la estructura melódica, los griegos preferían las escalas descendentes y

establecieron una serie de relaciones entre los diferentes “modos” y el carácter que infundían en

el pueblo.

Todo su sistema musical se basaba en el tetracordo. De la unión de dos tetracordos surgen las

diferentes escalas, llamadas modos. Sus modos eran: dórico (mi-mi), frigio (re-re), lidio (do-do),

mixolidio (si-si), hipodórico (la-la), hipofrigio (sol-sol) e hipolidio (fa-fa).

En Roma (a partir del 500 a.c.) la música ocupa un lugar relevante en el culto, en la danza, en

los banquetes, y también en el ejército. Se incorporaron muchos instrumentos de la cultura griega,

especialmente de viento:

4

- La tuba (la trompeta recta de los etruscos)

- La siringa

- La tibia (similar a una flauta de hueso o una flauta travesera y al aulós)

- El cornu

- El órgano hidráulico

Ya en el s. IV a.c. existían representaciones escénicas con música, en especial danzas

pantomímicas a los sones de la tibia. Se imitaron muchos dramas griegos, transcribiéndolos del

griego al latín. Del mismo modo, en la época imperial existió una música expresamente destinada

a las grandes exhibiciones de lucha y a los espectáculos que se ofrecían en los anfiteatros.

Durante los primeros siglos del Cristianismo, la música se ve influida por el canto de los

salmos de los judíos y por la cultura y tradición musical griega. Los instrumentos estaban

prohibidos en los servicios divinos y se les consideraba un lujo, al estar vinculados al culto pagano,

distrayendo a la Palabra que debía ser proclamada. Sin embargo, podían cantarse salmos

(salmodia) e himnos, los cuales eran textos de nueva composición (himnodia). Ya desde el

principio se produjo la alternancia de varios partes musicales:

- Salmodia responsorial: alternancia entre un solista y el coro

- Canto antifonal: dos mitades de coro que se alternan en el canto

2- CONTEXTO SOCIAL EN LA EDAD MEDIA:

La Edad Media suele dividirse en dos grandes periodos, marcados por sendos estilos

artísticos: el Románico , bajo la influencia del feudalismo, y el Gótico, con el nacimiento de las

ciudades.

El feudalismo estableció cuatro niveles sociales jerárquicamente organizados. En su base se

situaban los campesinos y los plebeyos, a continuación los nobles (barones y caballeros). Tras este

nivel se encontraban los miembros de la iglesia (clérigos, monjes y obispos) y finalmente el rey.

Cada tipo de nivel usaba una música y una poesía diferentes. Así, el orden eclesiástico

impuso el canto gregoriano y favoreció el teatro litúrgico, añadiendo además el comienzo de la

polifonía vocal. Los nobles cultivaron en sus castillos el arte de los trovadores (poesía y música

sobre el tema del amor) y los campesinos y plebeyos se entretenían con los juglares, con sus

cantos y danzas, muchas de las cuales se han conservado en el folclore popular.

5

3- LA MÚSICA VOCAL RELIGIOSA EN LA EDAD MEDIA:

A partir del s. IV con la rápida expansión del cristianismo, se desarrollaron numerosos

arzobispados y conventos independientes de Roma, lo que supuso diferentes tipos de liturgias y

de cantos según las diferentes zonas (romana, milanesa, ambrosiana, mozárabe, galicana,

bizantina, etc.). Con el fin de reagrupar todas ellas y crear una única liturgia y canto para la iglesia

cristiana, el papa Gregorio I mandó recopilar en el s. VI todas ellas a lo largo de Europa y

escribirlas en códices junto con los cantos que acompañaban los textos. A este nuevo conjunto de

cantos se le llamó Canto Gregoriano. Estas son algunas de sus características principales:

- Es un canto a capella, es decir, sin instrumentos, aunque a partir del s. IX se incorporó el

órgano a la iglesia como instrumento.

- La temática es religiosa, ya que la música está pensada para realzar la palabra y orar.

- La textura es monódica, o sea, los cantores (monjes) cantan todos la misma melodía.

- Los textos están escritos en latín.

- Su ritmo es libre, ya que depende de la rítmica propia del texto a cantar.

- El repertorio es anónimo, compuesto probablemente por los propios monjes.

- Su notación es neumática (a través de neumas) desde el s. VIII, ya que anteriormente las

melodías se transmitían por tradición oral. Cada neuma representaba direcciones de

sonidos, contornos melódicos, no sonidos específicos. Más adelante surge el sistema de

líneas con Guido D’Arezzo (s.XI) y la notación neumática evoluciona a notación cuadrada

En el canto gregoriano se establecieron 8 modos, al igual que en la antigua Grecia, pero en

sentido ascendente y con diferencias respecto a la nota de comienzo: dórico (re-re), frigio (mi-mi),

lidio (fa-fa), mixolidio (sol-sol), eólico (la-la), hipofrigio (si-si) y jónico (do-do).

Por otra parte, dependiendo de la forma de cantar el texto, se distinguen tres estilos melódicos en

el canto gregoriano:

- Estilo silábico: se entona cada sílaba del texto con una nota.

- Estilo melismático: se entona cada sílaba del texto sobre muchas notas.

- Estilo neumático: se entona cada sílaba en más de una nota (de 2 a 4).

Más adelante surgieron los tropos que consistían en intercalar una nueva melodía, un nuevo

texto o ambas cosas a una melodía del canto gregoriano. A partir de los tropos de algunas partes

6

de la misa de Pascua y Navidad (el Introito) se desarrollaron diálogos cantados con acción

dramática, dando lugar a la aparición de los primeros dramas litúrgicos, representados fuera de la

liturgia y de la iglesia para recrear pasajes de la Biblia.

4- LA MÚSICA VOCAL PROFANA EN LA EDAD MEDIA:

Conviviendo con el Canto Gregoriano, el movimiento trovadoresco apareció a finales del s.

XI en Provenza, al sur de Francia, como fruto del lujo y refinamiento de las costumbres, del

espíritu caballeresco y del culto a la mujer. La poesía de trovadores y troveros es una de las más

antiguas que se conservan en todo Occidente.

Los trovadores eran personas cultas y estudiosas, pues sabían música y poesía y eran ellos

mismos los compositores de la letra y de la música, además de los intérpretes. Solían escribir la

música en un tipo de notación específica junto a la letra e interpretaban de forma individual y con

acompañamiento de instrumentos sus propias obras o las de otros autores, aunque a veces los

intérpretes eran los ministriles (músicos profesionales).

Los trovadores utilizaban la lengua de oc (de Occitania, al sur de Francia) y su temática era

casi exclusivamente la del amor a una dama.

Los troveros fueron posteriores a los trovadores, unos 60 años aproximadamente, y utilizaban la

lengua de oil (del norte de Francia). Sus canciones eran musical y líricamente más sencillas y sus

temas eran variados y populares, no solo sobre el amor.

El equivalente alemán de los trovadores y troveros fueron los minnesanger (escuelas de

cantores de amor) y los meistersänger (maestros cantores).

Los juglares, sin embargo, eran cantantes, intérpretes, acróbatas y cómicos que se ganaban

la vida de plaza en plaza cantando y entreteniendo a la gente con canciones y danzas de

trovadores o troveros.

Los trovadores se acompañaban de instrumentos de cuerda pulsada, como el laúd, el arpa,

el salterio o la viola, improvisando melodías para adornar la línea vocal. También emplearon

instrumentos de viento como las flautas dulces, las chirimías, las cornamusas y las trompetas y

como instrumentos de percusión usaban los platillos, los triángulos y los tambores.

El arte trovadoresco, originario de Francia, se extendió rápidamente por Europa,

especialmente por Italia y por el norte de Europa, adonde llegó a través del camino de Santiago.

Destacan como trovadores Guillermo IX de Aquitania, Martin Codax y Bernart de Ventadour

7

En España hubo trovadores desde el s. XII y a sus canciones se les llamó Cantigas. Se han

perdido la mayoría de estas cantigas, pero aún se conservan algunas “cantigas de amigo”

(canciones de amor) del trovador Martin Codax (s. XIII).

Muchos trovadores, como nobles que eran, vivieron en la corte de los reyes de aquellos

años (Fernando II de León, Alfonso VII y Alfonso X El sabio, sobre todo).

Alfonso X El sabio promovió la composición de las Cantigas de Santa Maria, una obra

compuesta por 417 canciones que narran los milagros de la Virgen y que está embellecida con casi

2000 miniaturas con imágenes de la vida cotidiana y de instrumentos musicales. El monarca fue

autor de algunas de ellas, junto a otros trovadores que estuvieron en palacio durante su reinado.

Las cantigas se conservan en cuatro códices, siendo el más interesante el del Escorial. Cada

cantiga narra diferentes milagros que la Virgen realizó, y cada diez cantigas se intercala una

cantiga de loor (de alabanza) a la Virgen. La lengua utilizada era el galaico portugués (lengua culta

en la época) y sus melodías fueron compuestas por los trovadores de la corte, bien importadas de

otros trovadores europeos, o incluso de la tradición árabe y/o judía. Se las considera música

profana, aunque su temática es religiosa.

Destaca la belleza de las miniaturas de los códices donde se conserva perfectamente el

texto y la música. Además, aparecen imágenes de más de 35 instrumentos musicales, los cuales

eran empleados para acompañar las voces doblando en unísono o a la octava, o bien improvisando

al principio de la cantiga.

Respecto a la estructura, el contorno típico de las melodías es en forma de arco. Su

estructura consiste en la alternancia continua de un estribillo con diferentes estrofas. Su estribillo

suele encontrarse a una altura inferior y va del grave al agudo para volver finalmente al grave. La

estrofa suele comenzar más aguda que el estribillo y desciende al registro grave en la vuelta,

retomando la tesitura del comienzo del estribillo.

5-NACIMIENTO DE LA POLIFONÍA. ARS ANTIQUA Y ARS NOVA

5.1 Ars Antiqua:

La expresión Ars Antiqua se refiere a la polifonía medieval de los s. XII y XIII. Hubo una serie de

Escuelas donde se formaron los grandes músicos y compositores del momento:

8

• Escuela de San Marcial de Limoges: se formó a principios del s. XII y desarrollaron la forma

más primitiva de polifonía que ha existido: el Organum. Este consistía en cantar una

melodía del canto gregoriano y añadir una o dos voces más a distancia de 4ª o 5ª de forma

paralela. En estas primeras obras es habitual que la voz o voces agudas se muevan con

gran rapidez mientras la voz grave procedente del canto gregoriano vaya con notas muy

largas.

• Escuela de Notre-Dame: surge a mitad del s. XII y reemplazó a la Escuela de Limoges. En un

primer momento se componen muchos Organa (plural de organum) y después (a partir del

s. XIII) muchos Motetes y Conductus. El Motete era una voz que se añadía al canto

gregoriano, de ritmo libre y que incorporaba pequeñas palabras (petit mot = pequeña

palabra). Podían incorporarse varias voces a la vez. El Conductus era un tipo de obra

compuesta íntegramente nueva, componiéndose una voz grave y más tarde otras por

encima más agudas. Como compositores importantes de esta escuela destacan Leonin y

Perotín

5.2 Ars Nova:

El teórico Philipe de Vitry le dio nombre a un nuevo periodo llamado Ars Nova en un

tratado que escribió en el s. XIV, pues comprobó que había nuevas técnicas musicales en ese

momento que producían obras musicales distintas a las existentes en el Ars Antiqua.

En el s. XIV empezó a hablarse de contrapunto (punto contra punto) (nota contra nota) lo

que suponía componer de un modo diferente.

Asímismo, la música comenzó a considerarse una ciencia y se incluyó entre las disciplinas

que se impartían en la Universidad de Paris, dentro del Quadrivium junto con la aritmética, la

geometría y la astronomía.

Un gran teórico del s. XIV fue también Johannes de Muris, quien en un tratado sobre música

realiza un estudio de las divisiones matemáticas de las duraciones musicales (dividiéndose en

grupos de 3 notas cada vez).

Como características del Ars Nova destacan:

1- Resurge la individualidad del compositor, cuyo nombre y biografía habían permanecido hasta

entonces en el anonimato.

2- Se igualan en importancia el ritmo binario y el ritmo ternario, ya que este último había sido el

predominante en los siglos anteriores.

9

3- Se empiezan a emplear con éxito los primeros sistemas de notación musical.

4- Tras el estudio teórico de la música, se acaban obteniendo 5 valores de nota: máxima, longa,

brevis, semibrevis y mínima.

5- Se inició el uso de signos para indicar el compás: un círculo para las divisiones ternarias o

perfectas y un semicírculo para las divisiones binarias o imperfectas. Si llevaban un punto en el

centro indicaba una subdivisión ternaria o perfecta del valor.

6- Se introdujo el color rojo en la notación.

7- En el Ars Antiqua se componía en polifonía a intervalos de 8ª, 5ª y 4ª, pues eran los

considerados desde la Antigüedad los únicos intervalos consonantes, por lo que se prohibía

cualquier otro. En el Ars Nova fue al revés, y se compuso empleando preferentemente los acordes

con 3ª y 6ª al modo de un Gymel (voz que acompaña a la melodía principal por 3ª) o de un

Fabordón inglés (armonización a dos voces acompañando a la voz principal en 3ª y 6ª paralelas) y

se prohibió el uso de acordes de 4ª y 5ª paralelas.

8- Se desarrolla la imitación entre las voces con nuevas formas como el canon

De este periodo destaca sobre todo Guillaume de Machaut. Recibió la admiración de todos sus

contemporáneos, y sus obras, de gran poder expresivo, fueron cantadas en la mayoría de iglesias y

catedrales de Europa. Especialmente célebres fueron sus Misas a cuatro voces.

En España durante el periodo del Ars Nova se escribió un célebre libro con obras para ser

cantadas en el Santuario de Monserrat y otras obras instrumentales para ser danzadas allí mismo.

Se trata del Llibre Vermell, de mediados del s. XIV.

6. LA MÚSICA INSTRUMENTAL EN LA EDAD MEDIA:

Es un misterio saber exactamente cómo se interpretaba la música en la Edad Media, ya que

los manuscritos de la época no indican con claridad qué instrumentos o voces deben usarse en las

obras. Se cree que lo normal fue intercambiarse voces e instrumentos en la interpretación. Es muy

probable que tanto la música religiosa (aunque fuera compuesta para voces) como la música

profana se interpretasen a menudo con acompañamiento instrumental junto a las voces.

Como grupos instrumentales, existió el trío de danza, formado por caramillo o gaita, bombarda

(oboe grande) y trompeta de correderas. Para la música de baile se usaban numerosos

instrumentos de percusión.

10

En la Edad Media la consideración de músico estaba equiparada a la de los juglares o

ministriles, a menudos considerados como una clase marginal, de vagabundos y pícaros que

acompañaban con sus instrumentos los cantos y fiestas profanos. Escapaban a esta condición los

que “inventaban” la música (los trovadores y troveros) y eran ensalzados sobre todo por sus

versos. Sin embargo, a partir del s. XIV la situación cambio y los músicos adquirieron renombre y

respeto social.

Los instrumentos de la Antigüedad, como la lira y la cítara, fueron desapareciendo a partir

del s. XI mientras aparecieron otros como el laúd y la viola. Algunos instrumentos antiguos

convivieron con los nuevos, como fue el caso de la chirimía, la dulzaina, la cornamusa y la

bombarda.

El órgano aparece como instrumento aceptado por la iglesia para ser interpretado en su

interior desde el s. XI y se sabe que a menudo le acompañaban otros instrumentos en las

celebraciones religiosas, normalmente doblando las voces a distancia de 8ª. o unísono.

La danza fue el pasatiempo favorito en la Edad Media y requería del acompañamiento

instrumental. En los manuscritos que se conservan aparece texto y música para ser cantadas

mientras se bailaban, aunque se podían interpretar con solo instrumentos.

Las pocas obras musicales exclusivamente instrumentales que se conservan son aquellas

compuestas exclusivamente para la danza, como el caso del saltarelli, el troto y las estampidas.

Su estructura es a una sola voz (monofónicas) y con varias secciones que se repiten.